miércoles, 25 de abril de 2012


PABLO RUÍZ PICASSO
(España 1881 - 1973)

"Muchacho con Balón"
No hay artista más cercano al término de Modernidad, que Picasso. Creador múltiple de pinturas, esculturas y cerámicas, por 75 años. Sin duda, Picasso es el artista que representa el siglo XX. Pablo Picasso nació el 25 de Octubre de 1881 en Málaga, España. Fue un estudiante brillante. Picasso aprobó con distinción los exámenes de incorporación a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Según cuenta la historia, su padre fue uno de los pilares en el desarrollo de la obra incipiente de Picasso, incitándolo a pintar a temprana edad, debido al reconocimiento que su padre hacia las virtudes artísticas de su hijo. El fue quién obsequió las primeras paletas y tubos de pintura.

La obra “Muchacha con Balón”, es un cuadro que está recargado de un dramatismo interno. Como muchos saben, en el cuadro se reproduce una compañía de acróbatas ambulantes. Casi todo el lienzo lo ocupa una frágil gimnasta que ensaya su número, y a su lado es observada por un musculoso atleta.

"Las Señoritas de Aviñon"

En la obra “Las Señoritas de Aviñon”, dos de los rostros, los de aspecto más cubista de los 5, que asemejan máscaras, se deben a la influencia del arte africano, cuyas manifestaciones culturales comenzaron a ser conocidas en Europa por aquellas fechas, mientras las dos centrales son más afines a las caras de los frescos en las primitivas esculturas ibéricas, el rostro de la izquierda presenta un perfil que recuerda las pinturas egipcias.


El la obra de Picasso son observables diversos periodos de desarrollo. “El periodo azul”, comprendió desde 1900 a 1904. Es caracterizado por el uso de diversas cortinas del azul que subrayan el estilo melancólico de sus temas: Gente sufriente enmarcadas en cuerpos finos, medio hambrientas etc. El estilo de pintura de estos años defiende a Picasso de quienes critican su modernismo extremo de su último periodo.
"Retrato de Olga en un Sillón"

En el “Retrato de Olga en un Sillón”, se ve a una mujer de medio cuerpo, ella está ubicada en el eje vertical del tercio derecho del cuarto y sostiene un abanico con el brazo izquierdo, ligeramente apoyado en el muslo. Su brazo derecho levemente curvado se sostiene en el canto superior de un sillón.




Durante el periodo rosa de Picasso desde 1905 hasta mediados de 1906, su estilo cambió drásticamente al observado en el periodo azul, su obra se movió hacia tonalidades rosas, con temáticas cercanas al mundo del circo.

Luego de algún tiempo visitando París, Picasso se mudó a la ciudad de las artes en 1904. Ahí conoció y compartió con artistas de la talla de Henry Matisse, Joan Miró y George Braques. Picasso se hizo admirador de la obra de Matisse, desarrollando una amistad con el amo del Fauvismo francés. Inspirado por los trabajos de Paul Cezanne, el se convirtió junto con Braques y Juan Gris, al estilo cubista. En el cubismo los temas se reducen a las formas geométricas básicas. En una versión más avanzada del cubismo llamada cubismo sintético, varias vistas de un objeto o una persona, se muestran al mismo tiempo desde diversas perspectivas de un mismo cuarto.
"La Joven delante de un Espejo"

Varios cuadros cubistas de comienzos de la década de 1930, entre ellos “La Joven delante del espejo”, en los que predomina la armonía de líneas, el trazo curvilíneo y un cierto erotismo subyacente, reflejan el placer y la pasión de Picasso por su nuevo amor, María Thérèse Walter, con la que tuvo a su hija Maya. En el cuadro fue retratada muy a menudo en actitudes de reposo, fue la modelo del famoso cuadro.




"La Guernica"













En 1937, el artista crea la famosa pintura “La Guernica” , una protesta contra el ataque aéreo contra una aldea de Basque, durante la guerra civil española. La Guernica es un mural enorme en colores blanco y negro. En Guernica, Picasso utilizó formas simbólicas que se repiten en varias ocasiones en sus trabajos posteriores a la misma, como un caballo que muere o una mujer que llora. A pesar de la opinión de diversos críticos, especialista, analistas de arte, intelectuales o artistas acerca del valor de la obra “La Guernica” de Picasso, lo cierto que esta obra sobrepasa son mucho los límites de la sencilla contemplación estética que podemos admirar en cualquier obra; después de todo, “La Guernica”, es un cuadro que no tiene y no podrá tener nunca un marco, y es algo que muy pocas obras de arte, a lo largo de la historia, pueden conseguir.


En la obra “La muerte de Casagemas”, en el sentido de Picasso se ocupa de su trauma a esta pintura, la cual pertenece al periodo azul, pero no tiene la atmosfera de resignación y de silencio, del duelo que sus pinturas azules tendría. Una característica muy interesante de Picasso era la forma en la que fue capaz de emular los estilos y métodos de otros pintores. La influencia de Van Gogh es claramente visible en esta pintura.

Guernica fue exhibido en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, hasta 1981. Fue trasladada al Museo del Prado, en Madrid, España hacia 1981, y cambiada más adelante al Museo de la Reina Sofía en 1992. Picasso condicionó la repartición del Guernica a España, al término del gobierno Fascista de Franco.





GIOVANNI BATTISTA TIÉPOLO
(Venecia, Italia 1696 - 1770)

Pintor italiano considerado como el principal maestro de la escuela veneciana y el mejor muralista del estilo rococó. Hijo de un comerciante, Tiepolo nació en Venecia el 5 de marzo de 1696. Estudió con diversos pintores venecianos, pero la mayor influencia la recibió de su compatriota y colega Paolo Veronés.

 En 1717 pasa como aprendiz por el taller de varios pintores de su ciudad natal. Fue apoyado por el dux de Venecia y por algunas familias nobles del Véneto y diversas ciudades del norte de Italia. El arte de Tiepolo se centró principalmente en la creación de grandes frescos y pinturas al óleo sobre techos y paredes diseñados en armonía y consonancia con el ornato y decoración de la arquitectura rococó imperante en aquel momento.

 En ellos representará convincentes escenas cotidianas así como visionarios y místicos temas bíblicos y mitológicos, el resto son inevitables. La composición es dramática, la línea fluida y elegante, el color luminoso y delicado y el tratamiento de la luz sumamente atmosférico. La luminosidad y plasticidad de su estilo, junto con el agradable colorido de tonos pastel que utiliza en sus obras, siguieron siendo populares incluso después de que los arquitectos comenzaran a levantar edificios en un estilo mucho más austero y severo como fue el neoclasicismo.

"El milagro de la santa casa de Loreto"
(1743-1744)

 Tiépolo pintó también tablas al óleo, sobre todo retablos, en las que muestra el mismo gusto por las formas elegantes y el colorido suave y delicado de sus obras murales. Entre sus primeros frescos destacan los techos de la iglesia de las Descalzas de Venecia, con "El milagro de la santa casa de Loreto", (1743-1744), obra maestra de la pintura religiosa de esta época (destruida durante la I Guerra Mundial). Especialmente notables son las escenas que representan la historia de Antonio y Cleopatra decorando el gran salón del palacio Labbia en Venecia (anteriores a 1750). 



De esta época es también el óleo con la Apoteosis de Francesco Barbaro (Museo de Arte Metropolitano, Nueva York). Entre 1750 y 1753 Tiepolo residió en Würzburgo (Alemania) bajo el mecenazgo del príncipe arzobispo Carlos Felipe de Greiffenclau, para quien decoró su palacio con las escenas de La boda de Barbarroja, La investidura del obispo Haroldo y El Olimpo y las partes del mundo entre otras. 

"Sara y el Arcángel"
Fresco
La obra "Sara y el Arcangel" fue pintado en 1728, con la técnica del Fresco, simboliza la escena del Antiguo Testamento. donde se muestra al Arcángel diciéndole a Sara que va a ser madre. En esta obra Tiépolo utiliza los colores claros, además que representa el acontecimiento con proximidad, buscando lo más real en la pintura. 

En 1754 regresó a Venecia, y llegó a ser director de la Academia. Entre los frescos de esta época destacan El triunfo de la fe (1754-1755) en la Iglesia de la Piedad de Venecia, las escenas que pintara para la villa Valmarana de Vicenza (1757), y las que hiciera para decorar el Palacio Rezzonico de Venecia (1758). Entre sus pinturas al óleo se encuentran La Crucifixión (Museo de Arte de la Ciudad de San Luis).




"Joven con Loro"
Óleo

.La Obra "Joven con Loro" representa cuando el el óleo pone de manifiesto el gran dominio del dibujo del autor y una paleta muy rica en colorido y vivacidad. Las imágenes de mujeres con loros o papagayos, fueron muy habituales durante todo el siglo XVIII y tenían una ineludible componente de indiscreción sexual. No se tiene constancia de la identidad de la modelo, aunque se piensa que podría ser la propia hija de Tiépolo. 










La Sagrada Familia con san Gaetano (Academia, Venecia), La purísima concepción (1769), San Antonio de Padua con el niño Jesús, ambos en el Museo del Prado, Madrid, y muchos retablos para las iglesias de Venecia. Tiepolo pintó también pequeños bocetos al óleo, innumerables dibujos e imaginativos aguafuertes. Para poder llevar a cabo toda esta ingente labor, contó con la ayuda de sus hijos Giovanni Domenico y Lorenzo. En 1762, por invitación de Carlos III, Tiepolo y sus hijos viajaron a España con el encargo de decorar el Palacio Real de Madrid. En la sala de guardias alabarderos de dicho palacio pintó la Apoteosis de Eneas, en la antecámara la Apoteosis de España y en el techo del salón del trono el magnífico fresco de la Grandeza de la monarquía española (1762-1767). Tiepolo murió el 27 de marzo de 1770 en Madrid.
"La visita de Enrique III"
Fresco






El fresco "La visita de Enrique III a la villa de la Familia Contarini", representa la visita que tuvo a efecto a la noble familia burguesa de Contarini, en su Villa y donde se aprecia el mundo aristocrático de la época.








"Inmaculada Concepción"
Óleo


La obra "Inmaculada Concepción" pintada sobre un Lienzo, con la técnica del óleo, representa la aparición de la virgen tal y como se narra en el Apocalipsis, capítulo 12 versículo 1-17. En esta pintura Tiépolo usa colores extremadamente claros, iluminando la escena con una intensa luz dorada, y representativa del estilo Rococó.



En esta obra de "Rinaldo y Armida" pintada al óleo, Tiépolo representa a Armida sosteniendo al Héroe caído, con una guirnalda de flores, que simboliza los lazos que lo mantienen prisionero, teniendo por debajo de ellos a Cupido, incitando el momento amoroso de la escena, en la mano sostiene un espejo que es el instrumento de su atractivo mágico. Esta obra pertenece como muchos otros del autor al estilo Rococó.







FRANCISCO GOYA
(España 1746 - 1828)

 Francisco Goya, a quien se le considera ser “El Padre del Arte Moderno”, empezó su importante carrera de pintor y artista siendo controversial, al final del periodo “Barroco”. Al expresar francamente sus pensamientos y creencias, dos factores importantes, que dieron la impresión de ser contradictorias como fue su costumbre.

 Llegó a ser el pionero de las tendencias nuevas que llegaron a su culminación en el siglo XIX, , pero que al final no lo fueron, y que dominaron su arte.
Autorretrato de Zurgena
Madrid, España

 Estos pensamientos y creencias, representaron la reacción contra concepciones previas del arte y el deseo de encontrar una forma nueva de expresión.


La obra "Autorretrato de Zurgena", es uno de los primeros que realizó, y en el que se muestra de un modo directo e implacable sin ningún intento de idealización. Se representa como un joven artista de largos cabellos, inconformista, a la expectativa, con el espíritu despierto y la mirada plena de decisión.

 Para entender el alcance del arte de Goya, y para apreciar los principios que gobernaron su desarrollo y su tremenda versatilidad, es imprescindible entender que su aportación cubrió un periodo de más de 60 años, ya que, continuó la difusión de su labor de dibujar y pintar hasta la edad de 82. La importancia de este factor es evidente cuando se compara su actitud hacía la vida en su juventud, hasta cuando aceptó felizmente el mundo tal y como era en su madurez. Ya en su vejez llegó a ser amargo y desilusionado con la gente y la sociedad. Además, el mundo cambió totalmente durante su vida. La sociedad, en la cual había alcanzado un éxito enorme desapareció durante la guerra Napoleónica.

 Mucho antes del fin del siglo XVIII, Goya había encontrado sus nuevos ideales y las había expresado en su aportación gráfica y sus nuevas pinturas.

 Como artista, Goya se ubicó por su temperamento lejos de las obras clásicas, solo en algunas de sus obras llegó a estar cerca de un estilo clásico, pero en la gran mayoría de su trabajo, el estilo “Romántico” triunfó.

 Nacido en Zaragoza, España, obtuvó empleo cuando era joven con el artista mediocre José Luzan, del cual aprendió a dibujar, y como era la costumbre de la época para los aprendices, realizó algunas copias famosas de pinturas de varios maestros.


Adoración del nombre de Dios
En la obra "Adoración del nombre de Dios", en su ejecución final, refleja los estereotipos de la pintura religiosa católica tardo barroca. Se disponen dos grupos de ángeles a los lados que enmarcan una escena central presidida por el símbolo de Dios padre, un triángulo equilátero con su nombre inscrito. Este fresco decora el techo del coreto de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

 A la edad de 17, viajó a Madrid en la búsqueda de su propia identidad, y, donde su estilo fue influenciado por dos artistas, uno de ellos fue el último de los grandes artistas Venecianos  "Tiépolo", así como por el artista neo-clásico, algo frio y eficiente, "Antonio Rafael Mengs".


 Pronto creció una leyenda acerca del artista, por  poseer una personalidad notable, ser independiente y libre de perjuicios y, a veces, un aventurero intrépido y un toreador aficionado.


 También sabía pintar al fresco, y al volver de Itália a fines del año 1771, le fue encargada la obra de preparar varios dibujos para un mural de la cúpula del Templo de la Virgen del Pilar en Zaragoza.


El Parasol
Museo del Prado
 Goya se casó con Josefa Bayeu cuando estuvó en Madrid, en esa época empezó borradores de sus diseños para tapicerías. Desde 1974 hasta 1792, trabajó para las fábricas y hizó dibujos para varias tapicerias. Fue en este periódo que ganó fama para sus representaciones de la vida folklórica y paisajes.


En la obra "El Parasol", Como era habitual, Goya elige otra escena costumbrista dentro del ambiente del pueblo, donde aparecen dos figuras, una jovencita vestida a la moda francesa, y un criado, «cortejo» —acompañantes de las mujeres casadas de elevada clase social— vestido a lo «majo», sin que la descripción del propio autor dilucide si la escena es de flirteo o simple dama con criado.


 En el año 1780, fue eligido un miembro de la Académia de San Fernando y presentó “La Crucificada”. En esta pintura, Goya siguió las reglas académicas, probando que era un maestro del estilo convencional. En 1785, cuando fue hecho Director Diputado del Departamento de Pinturas, empezó a recibir pedidos de la aristocracía. El primer pedido fue por “El Festival Folklórico del dia de San Isodor”.

Condesa de Chinchón
Madrid, España
 Sus retratos de este periodo muestran todavía un entendimiento de la fascinación de las mujeres y de los niños, no igualado por ningún otro artista con la posible excepción de Renoir. Dos retratos de mujeres en esa época muestran claramente esta calidad "Doña Antonia Zarate", orgullosa, recta, coqueta y algo triste. y la obra "Condesa de Chinchón" pintada en el año de 1800, y que es considerada la más tierna de todos sus retratos de mujeres, en lo cual el rostro infantil y la anchura frágil de los hombros se contrasten con el traje expansivo y hermosamente pintado.



 Durante la ultima parte de su vida, antes de irse a Francia donde murió, Goya cubrió las paredes de su “Quinta del Sordo” con sus famosas “pinturas negras”, las últimas y las más misteriosas y extremas de su genio extraño y atormentado. Parece que algunas de sus visiones penetran más a fondo las partes oscuras de la mente de lo que nosotros podemos penetrar. Una de ellas “Saturno Devorando a uno de sus Hijos” es uno de las pinturas más horrendas que jamas se ha pintado.

 Su vida llegó a un punto culminante, aislamiento y desesperación donde se crearon las extrañas condiciones, y que es cuando produjó sus obras de arte más profundas. Personificó de muchas maneras el espíritu de España, donde pareció que el poder y la belleza de la muerte existió en el aire.

"La Maja Vestida"
Una de sus obras más famosas es "La Maja Vestida", donde el traje blanco de esta Maja se ciñe de tal forma a la figura, en particular el sexo y los pechos, que parece más desnuda que la otra. La cintura la resalta mediante una lazada rosa. La nota de color del cuadro la pone la chaquetilla corta o bolero, similar al de los toreros, de mangas anaranjadas con los puños rematados con encaje negro. Lleva zapatos dorados de pequeño tamaño.


"La Maja Desvestida"
Y su contra parte o complemento, la no menos famosa "La Maja Desvestida", en ambas pinturas se retrata de cuerpo entero a una misma y hermosa mujer, recostada plácidamente en un lecho, y mirando directamente al observador. No se trata de un desnudo mitológico, sino de una mujer real, contemporánea a Goya. e incluso en su época se le llamó "La Gitana". La primacía temporal de La maja desnuda indica que en el momento de ser pintado, el cuadro no estaba pensado para formar pareja de su contra parte.